Article body

Hanté par l’image [1] d’une jeune femme, un homme s’élance vers elle, mais ne peut la rencontrer le jour où il décide de la rejoindre. Cette phrase peut-elle résumer le film de Chris Marker [2] qui s’intitule La jetée [3] (1962) ? Bien d’autres synopsis se rapprocheraient sans doute davantage du scénario de La jetée, mais celui-là permet, je le crois, de déplacer ou de relancer la plupart des lectures sémiotico-phénoménologiques qui ont été faites de ce film. C’est dans ce déplacement, opéré, comme nous le verrons, grâce au discours de la psychanalyse, que le présent article cherche à s’inscrire.

Cette oeuvre en noir et blanc, tournée en 1962, est à bien des égards, on le sait, un grand film (bien qu’il soit très bref : 29 minutes seulement !). D’abord, pour des raisons esthétiques. Composé d’images fixes (à l’exception d’un plan [4]), La jetée n’en constitue pas moins un film de (science-)fiction. De fait, le statut sémiotique de l’image filmique, sa définition classique comme image-mouvement (Deleuze) et la capacité singulière de cette dernière à produire une diégèse (un monde dans l’esprit du spectateur) sont ici mis en question. L’image ciné-photographique ou, pour d’aucuns, le cinématogramme (Dubois) de La jetée nous oblige à sortir de notre fascination pour le mouvement cinématographique [5], à (re)considérer l’image filmique comme une image-temps (Deleuze) et à pousser plus loin notre interrogation sur le rythme du montage et sur les relations audio-visuelles pour approcher l’esthétique cinématographique. Mais cet aspect du film, bien qu’extraordinaire, n’est pourtant pas le seul à retenir notre attention. En effet, pour qui s’intéresse à la psychanalyse, La jetée est aussi un film exemplaire en ce qu’il met en scène, à travers la thématique de l’impossible rencontre entre un homme et une femme, le parcours analytique d’un sujet face à un souvenir-écran. Je précise cependant : le film ne met pas en scène une cure, mais à partir du dispositif montré et utilisé dans le film — un hamac dans lequel un homme est allongé —, La jetée raconte le voyage d’un sujet dans le temps à partir de « sa fixation sur une image du passé ». Voilà une surprenante coïncidence avec la cure analytique ! Certes, ce parcours temporel, que l’on peut qualifier d’associatif [6] — et qui est donc en cela proche de la séance analytique —, est visuel : le voyage effectué dans Paris et ses alentours avant l’engloutissement de cette ville par la Troisième Guerre mondiale, puis dans le Paris reconstruit et méconnaissable du futur, se fait à partir d’images ; ce qui semble, apparemment, éloigné de l’association libre portée par la parole du sujet en analyse. Certes, le sujet est soumis ici à une méthode suggestive qui s’inspire cruellement [7] de la tradition de l’hypnose [8]  ; alors que Freud abandonna justement la suggestion hypnotique pour inventer la méthode psychanalytique (le dispositif du divan, la règle de l’association libre, l’attention flottante). Il n’en reste pas moins que le voyage temporel pris en charge par l’écriture de ce film, au-delà de sa représentation diégétique, peut être interprété, à l’instar d’une cure analytique, comme le parcours d’un sujet vers un point de réel au-delà d’une image-écran ; c’est, du moins, ce que je vais essayer de montrer maintenant.

I. « Un homme marqué par une image d’enfance »

Après le plan-générique qui ouvre le film et nous montre une jetée d’aéroport, un célèbre intertitre apparaît à l’écran : « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. » Je ne reprendrai pas ici les différents commentaires grâce auxquels on a cherché à analyser cette phrase (en elle-même, mais aussi par rapport à l’image), mais je retiendrai, au-delà des exégèses, la question lancinante qui anime, en partie, le désir même de revoir le film : de quelle image s’agit-il [9]  ?

« La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d’Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre Mondiale [sic]. »

Après ce deuxième intertitre, nous comprenons que la scène que nous voyons se dérouler sur la jetée d’Orly, et qui comporte quatorze plans fixes, doit abriter l’image en question, mais nous comprenons aussi que cette image, qui marqua le héros du film, est sans doute une image de violence. Dès lors, l’un des plans constituant cette scène semble répondre aux énoncés des intertitres. Il s’agit du onzième où, au premier plan, est en partie cadré un corps (d’homme ?) flou, tordu et déséquilibré, alors qu’à l’arrière-plan, on aperçoit nettement une silhouette féminine debout contre une barrière de sécurité. Sur ce plan, très bref, on entend la voix off dire : « Un corps qui bascule… cette clameur. » Cette lecture descriptive souligne la surprise, la rapidité, la stupéfaction, en un mot suggère la violence que les deux plans brefs qui suivent vont appuyer — des personnes effarées regardent vers le hors-champ, puis succède le plan flou d’un avion posé sur la piste —, mais il faudra attendre le dernier plan de la séquence, totalement noir, pour comprendre le plan 11, car la voix off poursuit alors : « Plus tard, il comprit qu’il avait vu la mort d’un homme. » L’image qui a marqué l’enfant serait donc bien celle-ci : celle d’un homme mort tombant à terre. Traumatisme, donc. C’est du moins la signification que nous pouvons lui donner après coup. Soit. Cependant, durant la projection du film, on peut avancer sans l’ombre d’un doute que l’image marquante en question n’est pas celle-là, mais une autre image appartenant à la même scène. Cette évidence repose toutefois sur autre chose que sur la représentation de la violence, puisque l’image nous montre le visage d’une femme en gros plan, vraisemblablement sur la jetée d’Orly, les cheveux au vent, la main droite portée délicatement aux lèvres (plan 8 de la scène).

Si ce plan se distingue et s’impose dans cette première scène, c’est que, d’une part, il est le seul gros plan de visage ; de fait, le caractère photogénique de ce plan accentue les traits de cette femme et nous montre la douceur de son visage, ce qui l’oppose aux premiers plans (plans 1 à 11 de la scène), où les corps sont représentés de façon impersonnelle, ou aux visages sidérés des plans rapprochés (plans 10 à 13 de la scène). D’autre part, parce que la durée de ce plan ne peut pas ne pas être remarquée au regard de celle des autres plans de la même scène. En effet, celui-ci dure, suspendant du même coup le rythme du montage jusque-là imposé au spectateur ; par là même, cette pause permet à l’émotion de sourdre, parce que le spectateur a le temps, comme le dit Philippe Dubois (2002, p. 23), de « contempler » et de « s’abîmer dans l’immobilité photographique ». Soit. Mais cela vaut surtout pour le spectateur du film ; autrement dit, ces arguments nous permettent de comprendre pourquoi le spectateur peut éventuellement être marqué par ce plan durant la projection, non de saisir pourquoi cette image est restée fixée dans la mémoire du sujet-héros. Ce qui permet de considérer ce plan comme l’image ayant marqué l’homme de La jetée est encore une fois lié à la bande-son, puisque la voix du narrateur dit à ce moment-là : « […] un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments : ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. »

Visage de femme qui traverse le temps, image qui porte les cicatrices du souvenir ; voilà donc l’image en question, bien que la blessure en cause et la violence supposée n’y soient guère représentées. Mais la voix off poursuit, à l’intérieur du même plan : « Ce visage […] il se demanda longtemps s’il l’avait vraiment vu, ou s’il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir […]. »

Aussitôt surgie, l’hypothèse de l’image-souvenir comme trace du passé se voit remplacée par celle, plus solide, de l’image-écran, qui s’interpose face à un événement insupportable. Cette hypothèse s’impose en effet parce qu’elle permet de mieux appréhender la violence de cette image et son côté marquant, qui seraient liés à un autre référent, un événement terrifiant auquel l’image serait associée : la Troisième Guerre mondiale ou, comme on l’a vu précédemment, la mort d’un homme, suggérée par le plan 11. Pour trancher sur ce point, il faudra attendre, on le sait, la fin de la (dernière) séquence. Mais dorénavant, cette lecture permettra d’envisager autrement la fixation du sujet sur cette image et de considérer l’exactitude du souvenir (l’existence passée de cette femme sur la jetée d’Orly) comme secondaire.

II. Un souvenir-écran

Si l’on tient compte de la lecture qui précède, comment ne pas penser aux textes de Freud sur les souvenirs-écrans ? En effet, alors que Freud s’interroge sur les contenus des souvenirs qui marquent les adultes, celui-ci constate que les souvenirs d’enfance (avant six ans), qui sont souvent des images indélébiles pour le sujet, ne représentent pas des scènes intenses qui ont marqué l’enfant, mais sont au contraire dénués de tout contenu affectif [10]. Freud considère que ces souvenirs forment un écran [11], qu’ils constituent en quelque sorte une recomposition plastique d’une ou de plusieurs traces mnésiques refoulées, car inacceptables pour le sujet. L’analyse consiste donc à mettre au jour, à partir des éléments signifiants du « souvenir », les associations que tisse le sujet avec d’autres contenus, d’autres références dont l’écart temporel par rapport au « souvenir » peut être, d’ailleurs, important. En somme, comme le reconnaît Freud, le souvenir fait écran à des contenus qui ne lui sont pas nécessairement contemporains, mais qui peuvent le précéder ou lui succéder.

Ce concept de souvenir-écran permettrait de soutenir ce que j’ai avancé plus haut concernant l’importance de l’image d’enfance pour l’homme de La jetée. Ce visage de femme, s’il existe, ne serait pas forcément contemporain de la mort de l’homme ou de la catastrophe nucléaire, mais associé à cette catastrophe, à ce corps qui chute. Dès lors, l’image de la jeune femme ne serait peut-être pas un véritable souvenir (une trace mnésique), mais une image faisant écran [12] à la mort (à la destruction) de cet homme (du monde) qui s’écroule (disparaît) devant l’enfant, une image qui aurait marqué le sujet et non plus sa seule mémoire. La question de la fonction de cette image marquante serait alors déplacée, accroissant ainsi notre compréhension de la scène. Le caractère marquant de cette image, son caractère indélébile, ne viendrait pas tant de l’image en tant que telle, de sa représentation, mais de l’origine même de son procès figuratif : un réel inassimilable (trauma) pour le sujet.

III. Mémoire et fixité

Quand Lacan (1994, p. 119) reprend la théorie du souvenir-écran freudien, il avance ceci :

Avec le fantasme, nous nous trouvons devant quelque chose du même ordre, qui fixe, réduit à l’état d’instantané, le cours de la mémoire en l’arrêtant en ce point qui s’appelle le souvenir-écran. Pensez à la façon dont un mouvement cinématographique qui se déroulerait rapidement s’arrêterait tout d’un coup en un point, figeant ainsi tous les personnages.

Voilà qui, sans doute, peut nous aider à considérer autrement la question de l’image fixe dans La jetée. Le choix esthétique de Marker, selon ce point de vue, serait motivé par la nécessité structurale d’utiliser l’image fixe pour présenter le souvenir-écran du sujet-héros. Bien entendu, on peut opposer à cette hypothèse au moins deux objections. D’une part, soutenir cette hypothèse reviendrait à prêter à Chris Marker une intention qui n’est pas forcément la sienne ; d’autre part, comme la fixité des images s’étend à (quasi) tout le film, une telle hypothèse conduirait à considérer le film entier comme un souvenir-écran, ce qui rendrait pratiquement impossible le choix d’une image particulière pouvant remplir cette fonction de façon pertinente.

À la première objection, je répondrai que l’intention de Chris Marker reste, comme chez tout créateur, énigmatique ; le début de son film montre cependant un souvenir marquant dans la mémoire du sujet, ce qui soulève, en partie au moins, la possibilité d’un souvenir-écran. Pour répondre à la deuxième objection, je m’appuierai, entre autres, sur les phrases de Lacan citées plus haut. La référence métaphorique au cinéma permet de voir clairement ce que Lacan perçoit dans la fixité du souvenir-écran : comme l’instantané qui fige et fixe la continuité du mouvement cinématographique, le cours de la mémoire se voit arrêté, figé, dans une image qui fixe le sujet dans son fantasme. Si La jetée ne produit pas cet arrêt du mouvement cinématographique sur une image fixe [13], est-ce à dire qu’il n’y aurait pas, dans cette scène, de souvenir-écran ou de mémoire représentés, ou bien que la mémoire d’un sujet n’est pas représentable par le mouvement cinématographique ? Sans doute faut-il s’arrêter sur cette dernière hypothèse car, pour Lacan lui-même, la mémoire du sujet n’est pas tant un mouvement, un continuum, auquel s’opposerait la fixité du souvenir-écran, qu’une chaîne associative qui s’arrête, se fige en un point de son articulation qui est le souvenir-écran. « Le souvenir-écran est relié à l’histoire par toute une chaîne, il est un arrêt dans cette chaîne […]. En s’arrêtant là, la chaîne indique sa suite désormais voilée, sa suite absente, à savoir le refoulement dont il s’agit, comme le dit nettement Freud » (Lacan 1994, p. 157-158).

Non seulement la mémoire est-elle une chaîne, c’est-à-dire un lieu d’articulation, mais le souvenir-écran constitue finalement le dernier maillon de cette chaîne, au-delà duquel un trou se forme dans la conscience du sujet. Le dernier maillon de cette chaîne n’est donc pas, dans La jetée, le dernier plan de la première scène [14], mais bien, pour le sujet, l’image de la jeune femme, qui masque une trace mnésique refoulée : à savoir, ici, celle de la mort d’un homme ou celle de la Troisième Guerre mondiale. En effet, ces événements ne sont pas montrés, dans cette scène, mais seulement suggérés : outre le plan 11, dont j’ai déjà parlé — et qui n’est que suggestif —, le plan 15, qui clôt la scène, est un plan noir sur lequel on entend la voix off dire : « Et quelque temps après vint la destruction de Paris. » Certes, les plans qui viennent ensuite montrent des sites détruits par la guerre (plan général sur Paris dévasté ; Arc de triomphe en ruine, etc.), mais ces représentations n’ont avec le réel vécu du sujet qu’un rapport lointain, voire symbolique. L’image de la jeune femme fait donc ici écran à un réel qui n’apparaît pas, un réel qui n’a pas d’image mais qui va chercher à se présenter à travers l’imaginaire du sujet. En effet, c’est bien à travers les images d’une rencontre avec cette jeune femme que le refoulé qui attend et attire le héros, dans ce visage, finira par se présenter. Telle sera la conséquence du travail psychique qui animera le sujet de la diégèse à compter de la partie centrale du film.

IV. Montage et temps

Le travail psychique évoqué plus haut n’est pas simplement signifié dans le film ; il est d’abord porté, mis en acte, par l’écriture cinématographique qui organise les plans, non pas linéairement ou chronologiquement, mais plutôt en boucle. Ces retours sur des scènes passées, légèrement décalés, sont les véritables impulsions temporelles données au film, qui structurent aussi bien le possible, à l’intérieur de la diégèse (ces allers et venues dans le temps sont autant d’occasions d’explorer les modalités iconiques de « l’image filmique », bref, de créer des mondes), que le nécessaire, puisqu’ils permettent au sujet-héros non seulement de voyager à plusieurs reprises dans le temps, mais de résoudre, de comprendre le sens des images après coup [15]  ; il n’y aura donc rien de paradoxal à revoir le même instant plusieurs fois (« l’instant repasse », dit la voix off), puisqu’il s’agit pour le sujet de voir (dire) toujours mieux, de bien voir (dire) ce qui n’était qu’aperçu (mal dit) les fois précédentes.

On peut, bien sûr, objecter à cette interprétation que le temps à l’oeuvre dans La jetée n’est pas de cette nature, mais qu’il s’agit d’un temps phénoménologique, sans langage, où passé, présent et futur se mêlent et forment les strates de la conscience du sujet. En optant pour cette approche séduisante, on oublierait cependant que l’usage de « l’après-coup », structurellement évident dans ce film, s’organise à partir de la logique signifiante. Lacan, en effet, nous a permis de lire la notion si importante d’après-coup freudien avec ce qu’il nomme le point de capiton, c’est-à-dire l’effet de signification rétroactif produit par le bouclage d’un énoncé. Le temps dans La jetée n’est pas seulement le temps fictionnel du voyage temporel ni le temps bergsonien d’une conscience qui embrasse [16], en un instant, diverses strates temporelles. C’est aussi et surtout le temps du montage, de l’articulation associative qui, sans cesse, provoque des retours sur les plans (les images) d’avant. Si, comme le suggère la fiction, se produit un retour dans le passé, vers une image du passé qui n’est plus, voire n’a jamais été pour le sujet, ce retour (ces retours) passe par l’invention d’autres images qui soutiennent la fiction et lui donnent corps. Mais cette consistance imaginaire n’est pas sans risque ; elle gonfle l’image jusqu’à l’effritement (c’est comme cela que je perçois le travail qui va des fondus enchaînés à la composition plastique, figurale et non plus simplement figurative de certains photogrammes dans la séquence centrale), voire l’éclatement.

V. Fantasme et mouvement

Enfin, quand même, voilà un sujet qui se trouve fixé sur une image d’enfance. Souvenir-écran, ai-je avancé. Ce qui est sûr, c’est que cette image est conservée précieusement dans l’esprit du héros comme un morceau de l’autre monde disparu. Résistance psychique à l’oppresseur de la diégèse qui a fait de lui un prisonnier de guerre après la Troisième Guerre mondiale ? Peut-être. Mais tel un fétiche, la présence de cette image dans l’esprit du héros ne peut que signifier, paradoxalement, l’absence, la perte de ce monde. Elle en tient lieu et le désigne de fait comme absent [17]. Dès lors, plus le sujet s’accroche et se fixe sur cette image, plus l’absence qu’elle désigne s’accroît ; c’est ce que montre, paradoxalement, toute la séquence centrale du film, qui s’articule autour des « rencontres » répétées entre le sujet-héros et la jeune femme. Cette séquence et son travail de figuration peuvent faire l’objet de multiples lectures, mais il me semble que l’usage répété des fondus enchaînés et du seul mouvement cinématographique qui traverse le film souligne, en particulier, la consistance imaginaire que prend de plus en plus l’image pour le sujet-héros, à défaut de lui permettre une rencontre avec le réel.

En effet, sous le regard et le contrôle des expérimentateurs, ce sujet construit, pas à pas, mais chaque fois de manière plus assurée, des petites scènes qui, à partir de l’image de la jeune femme, deviennent de plus en plus rapprochées et finissent par former une continuité spatiotemporelle dans laquelle il se voit projeté et présent. Aussi peut-on dire qu’à partir de la fixation du sujet-héros sur une image d’enfance, le mouvement imaginaire d’un monde est créé qui emporte, en retour, le sujet. Ce monde finit par exister pour le sujet comme celui qu’il n’a pas connu et dans lequel il croit pouvoir librement et volontairement résider, alors qu’il n’est que l’effet d’une production mentale (sous contrôle). Il s’agit bien ici, comme le dira la voix du narrateur dans la dernière séquence, de tenter de s’évader du temps ; non que le héros chercherait à rejoindre un temps passé, que l’on suppose manqué et libre, mais parce que tous ses élans successifs vers la jeune femme, ses incursions plus ou moins longues dans cet espace-temps où cette femme semble l’attendre, sont comme les tentatives de nier l’articulation, la discontinuité du temps, pour atteindre un continuum spatiotemporel où la rencontre avec cette jeune femme aurait lieu. Ce projet est, sans doute, un fantasme, qui se présente ici sous la forme narrative d’un rêve [18] ou, plutôt, d’une rêverie [19] amoureuse (sous le regard de l’Autre). Reste, je l’ai dit, que ce fantasme gonfle, sinon jusqu’à l’éclatement (ce qui serait plutôt le sens de la dernière séquence), du moins jusqu’à s’effriter : c’est ainsi, je le répète, que le travail plastique de défiguration, notamment relevé par Réda Bensmaïa (1988), m’apparaît dans cette séquence. Il y aurait donc, d’un côté, construction d’une rêverie à l’aide d’une phrase fantasmatique (je rencontre la femme dont je rêve), constitution d’une continuité spatiotemporelle où le sujet se voit et voit cette jeune femme en mouvement et, de l’autre, un semblant de traversée du fantasme, mouvement qui aurait lieu dans la fulguration et serait marqué par un déchirement énigmatique et inquiétant où le sujet ne pourrait que disparaître, s’évanouir…

VI. Un miroir troué par le regard de l’Autre

Le film se poursuit — je passe sur la séquence suivante où le héros, en communication avec les hommes du futur, est mandaté pour ramener une source d’énergie susceptible de sauver l’humanité terrée ; il reviendra certes avec cette source d’énergie, mais surtout avec la possibilité de retrouver le temps perdu de sa jeunesse — et s’achève sur une scène qui reprend, comme on l’a souvent noté, la scène qui ouvre le film, mais en changeant de point de vue.

Le héros est maintenant sur la jetée d’Orly. Il sait qu’il va pouvoir y demeurer, mais il apprendra, dans sa course vers cette femme qui peut-être l’attend, que ce dernier élan sera fatal. Cette dernière séquence est comme l’écho visuel de la première. Roger Odin (1981, p. 168-169), qui repère cette particularité, ajoute justement que les termes employés [20] dans la bande-son, durant ces deux séquences, font très souvent référence à ce qu’il appelle les « phases du miroir ». Qu’est-ce à dire ?

Revenons d’abord sur la nature du point de vue dans les deux séquences en cause. La première séquence n’est pas d’emblée orientée par le point de vue d’un ou de l’enfant. Les premiers plans qui se succèdent au début du film sont pris à partir d’un point de vue général ou neutre. En fait, ils semblent plus particulièrement correspondre aux énoncés dictés par la voix off ; ils en sont, en somme, le regard. Tout cela persiste jusqu’au plan rapproché sur les jambes d’un garçon. En effet, au plan d’après, on aperçoit des hôtesses marcher sur la piste de l’aéroport, à partir, semble-t-il, du point de vue de l’enfant. Toute la scène à venir sera filmée de ce point de vue, et c’est donc à travers le regard du garçon que nous la verrons. Le plan qui fait exception, encore et toujours, est celui du visage de la jeune femme en gros plan qui a nécessité, lui, un point de vue à hauteur d’homme (d’où le retour à l’idée que cette image n’est pas une image index, une image trace de la perception de l’enfant, mais une image reconstruite par le sujet dans l’après-coup). La dernière séquence propose, quant à elle, une série de plans qui illustre, semble-t-il, le point de vue d’un homme « adulte ». Il y a cependant une différence majeure entre cette séquence et la première : sauf dans deux plans, le point de vue du sujet-héros n’épouse pas le point de vue de la caméra ; autrement dit, il s’agit très souvent d’un point de vue extérieur que l’on peut attribuer au narrateur, à la jeune femme, à l’enfant ou à l’homme qui a suivi le héros depuis les confins du temps. En somme, le sujet-héros n’est pas simplement ici acteur de la diégèse, comme parfois on l’avance, un peu rapidement, pour opposer les deux séquences ; moins qu’un sujet voyant s’élançant vers l’objet de son désir (la jeune femme), il est surtout objet du regard de l’Autre, qu’incarnent les figures suivantes : l’homme aux « lunettes » noires qui l’abat avec une arme mystérieuse [21]  ; la jeune femme, à peine aperçue, qui semble l’attendre au bout de la jetée ; le jeune garçon qu’il était mais dont il n’y a plus trace… Le héros est ici, avant tout, un être regardé de partout, sans que ce regard puisse être représenté précisément.

Que déduire de cela, sinon que cette scène n’est pas le simple reflet spéculaire de la première ! Il ne s’agit donc pas de la vision inversée d’une même scène (l’adulte, dans la dernière scène, ne se voit pas enfant [22]), ni d’un simple saut dans le temps qui ferait de l’enfant-spectateur l’acteur d’une même scène, à trente ans d’intervalle, comme le suggère la diégèse. Cette lecture en miroir repose, en effet, sur une approche partielle du « stade du miroir [23]  » qui ne suffit pas pour embrasser, à mon sens, le vertige qu’occasionne la mise en perspective de ces deux scènes. Dans cette mise en perspective, l’enfant qui voit et l’homme (qu’il deviendra) qui est vu au même moment, semble-t-il — ce qui peut être considéré comme un paradoxe —, ne sont pas tout à fait semblables ou, plus exactement, n’occupent pas la même place dans le perçu, même s’ils sont constitués de la même étoffe, de la même chair. Comment résoudre cela, si ce n’est en considérant que les deux positions occupées tour à tour par le sujet correspondent non pas à deux temps chronologiques de la vie du sujet mais à deux temps logiques dans la perception ; c’est-à-dire un temps où le sujet voit et, deuxièmement (ou premièrement), un temps où le sujet est l’objet du regard de l’Autre [24]. L’intérêt d’un telle lecture est, comme on va le voir, de montrer que l’effet saisissant de cette double scène sur le spectateur tient au fait que Chris Marker met ici en scène la logique du désir et du plaisir (la jouissance) de voir au cinéma. Certes, cela a déjà été exploité, parfois avec brio (notamment par Michael Powell dans Le voyeur [25]), mais il est rare qu’un film présente de manière frontale la double position du sujet dans la vision. C’est le cas de La jetée, mais il en existe quand même d’autres ; je pense à 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick (1968). N’est-il pas surprenant de constater que, dans ce film, il est aussi question de temps, de saut dans le temps ? C’est que, sans doute, il est difficile de représenter au cinéma cette logique du perçu sans l’artifice du saut chronologique car, non seulement s’agit-il de montrer les deux temps logiques de la perception (voir/être vu), mais aussi l’effet subjectif causé par ce basculement : c’est-à-dire la disparition, l’évanouissement du sujet voyant sous le regard de l’Autre, notamment quand il est surpris dans son désir de voir [26]. Ce point est très important puisqu’il permet de se distancier de l’analyse narratologique du point de vue, certes importante pour apprécier la dialectique voir/être vu dans les arcanes du récit cinématographique, mais insuffisante pour saisir les dimensions du désir et de l’expérience esthétique dont il est ici question.

VII. Une boucle tracée par la pulsion

La disparition du sujet devant le regard de l’Autre n’est pas une invention propre au cinéma, ni à la psychanalyse, ni à la phénoménologie puisque, dès l’apparition de la mythologie, on peut très bien retrouver dans les mythes d’Icare et de la Méduse, pour ne citer que ceux-là, ce fading du sujet. Que l’on pense à la chute d’Icare se rapprochant du soleil ou à l’homme pétrifié qui osait regarder la Méduse en face. Chaque fois, le sujet qui désire voir s’évanouit quand il rencontre le regard de l’Autre. Les mythes, comme on le sait, traversent les siècles et sont exploités de multiples manières par les oeuvres d’art ; aussi n’est-il pas surprenant de retrouver, dans La jetée, les traces plus ou moins visibles de ces mythes. Comment ne pas voir, en effet, que c’est dans un ultime envol (cf. la remarque de Philippe Dubois [2002, p. 31-33] à propos de la figure récurrente de l’oiseau dans le film) hors du souterrain où il était condamné que notre héros chute face à la lumière trop brûlante du monde visible dans lequel il se jette ? Et comment ne pas penser que, comme dans le mythe de la Méduse, c’est à trop vouloir atteindre cette femme aux cheveux emmêlés dont l’image lui apparaît que notre héros trouve la mort ? Or, on connaît l’interprétation que Freud (1998, p. 49-50) donne de ce dernier mythe : le visage terrifiant de la Méduse aux cheveux (serpents) emmêlés n’est qu’une représentation phallique qui voile l’horreur de la castration de la mère, incarnée dans le regard de la Méduse (ajouterai-je). La mort ou, plus exactement, la paralysie, la stupeur du héros devant le regard de la Méduse doivent donc être interprétés comme une forme d’effroi devant cette horreur de la castration. Dès lors, si l’on se sert ici de la lecture freudienne, celle-ci nous permettrait de soutenir que la fin du film n’est pas une fin chronologique mais qu’elle constitue un retour en boucle, ou plutôt en spirale, sur la première scène, qui révèle non pas ce qui avait été mal vu (l’identité du mort), mais ce qu’il était impossible de voir dans la première scène. Autrement dit, ce qui n’était pas visible dans la première scène, ce qui ne pouvait l’être, à partir du point de vue de l’enfant est, justement, la « pétrification » de l’enfant sous le regard de l’Autre, face à la castration de l’Autre.

En effet, ainsi que je l’ai déjà indiqué, au début du film, l’enfant regarde la scène depuis son point de vue et se trouve en somme extérieur à celle-ci, alors que, dans la dernière scène, l’homme adulte est entré dans le visible, il en fait partie, il est objet (perdu) sous la lumière du regard de l’Autre qui l’a guidé jusque-là (le regard de la jeune femme, certes [27], mais aussi celui de l’expérimentateur, de l’homme aux lunettes qui le tue). La dernière scène livre ainsi le « secret » de la mort du sujet dans l’image : la mort du sujet n’est pas la mort biologique du héros (si l’on peut dire), mais représente la perte, le prix payé par le sujet face au regard, à la castration, au désir de l’Autre. Mais ce prix, qui a valeur de trauma, en ce qu’il signe la présence de la castration dans le visible [28], est aussi ce qui va permettre au sujet de devenir à son tour désirant dans le champ scopique [29]. Désirant, en effet, car ce retour de la dernière scène sur la première dévoile, par là même, que c’est bien à partir de cette « petite mort », que recouvre le souvenir-écran (le visage de la jeune femme), que le sujet va à ce point désirer voir un monde donné qu’il s’y retrouvera, lui-même, projeté. Autrement dit, se trouve ici désignée la seconde fonction de l’image-écran de la première scène, à savoir que c’est à partir de cette image-support que le désir du sujet va pouvoir projeter un monde — dans lequel il va croire évoluer jusqu’à ce que cette projection crève l’écran, si l’on peut dire, puisqu’il découvrira que cette « mort », entrevue la première fois, le concerne dans son être même.

On le voit donc, loin de produire un simple effet de miroir, le retour en boucle de la fin du film sur la première scène est comme la fin d’un long trajet visuel et mental qui dévoile le vecteur de la fiction qui s’est dépliée devant nous : si l’imaginaire diégétique a pu se construire avec toute sa force de conviction, chez le sujet-héros comme chez le spectateur, c’est qu’il a pris sa source dans un manque-à-être (Lacan) qui cause le désir de voir. La projection du sujet-héros dans un monde qu’il fantasme n’a donc pu prendre consistance qu’à partir de la pulsion scopique [30] qui anime et oriente son désir comme, par extension, la fiction de La jetée n’a pu prendre corps dans notre esprit qu’à partir de la pulsion scopique qui anime le désir de voir de tout sujet-spectateur. Partant de là, ce film évoquerait précisément le procès à l’oeuvre dans tout plaisir associé au fait d’assister à la projection d’images au cinéma. Il montrerait, en quelque sorte, comment le sujet-spectateur aime et prend plaisir à se projeter dans un monde qu’il construit à partir d’une ou de quelques images-écrans sur lesquelles, durant la projection, il a fixé son attention. Belle et singulière manière de parler de l’effet-cinéma. Reste que, comme peut l’évoquer la dernière scène du film, la jouissance du fantasme nous sépare toujours de l’horreur du réel et que rares sont les oeuvres d’art cinématographiques qui se risquent à traverser l’écran de leur projection.

Cela n’est pas tout, sans doute… car il faut, au moins pour conclure ici, évoquer une autre lecture possible du souvenir-écran dans La jetée et de son rapport avec la perception esthétique au cinéma. Cette lecture vient à l’esprit après la projection du film et prend sa source dans le travail qu’opère le film sur la mémoire du sujet-spectateur. Comment ne pas voir effectivement le rapport frappant qu’il peut y avoir entre le héros de La jetée, marqué par une image d’enfance, et un spectateur, marqué par une image de film ! L’obsession d’un visage en gros plan, la répétition de plans ou de scènes qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, les images « rêvées » à partir de plans… tout cela n’est pas simplement ce qui traverse et soutient le désir du spectateur au cours de la projection cinématographique, mais ce qui se trouve au travail, parfois longtemps après celle-ci, dans l’esprit du spectateur. Aussi la mémoire du spectateur la plus fiable en est-elle, dans le meilleur des cas, parcourue, animée, visitée, en un mot, habitée, avec pour résultat que celui-ci ne sait plus tout à fait s’il a vraiment vu ce dont il se souvient ou s’il ne rêve pas un peu quand il évoque un film.

Autant dire, alors, que l’on est souvent mis en présence de souvenirs-écrans quand on se souvient d’un film [31]  ; écrans, sans doute, parce que les souvenirs ne sont, comme je viens de le dire, jamais tout à faits fidèles à ce que l’on croit, parce qu’une « image » que l’on reçoit d’un film n’est jamais vraiment semblable au « plan » qui se trouve projeté. Mais écrans, aussi, parce qu’ils sont les supports d’une rêverie que seul le cinéma peut créer et maintenir longtemps après dans nos esprits.

Un film […] doit être une suite de sentiments et d’atmosphères. Le thème et tout ce qui est à l’arrière-plan des émotions qu’il charrie, la signification de l’oeuvre, tout cela doit venir plus tard. Vous quittez la salle et, peut-être le lendemain, peut-être une semaine plus tard, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte, vous acquérez de quelque façon quelque chose qui est ce que le cinéaste s’est efforcé de vous dire.

Stanley Kubrick [32]

Voilà, peut-être, de quoi nous parle Chris Marker dans La jetée

La jetée de Chris Marker ©1963 Argos Films

-> See the list of figures